Baladodiffusion des Frérots Édition Février 2012
Pour la balado mensuelle des Frères du Son, édition de février, on vous sert une autre émission haute en couleurs! On a sortis nos meilleures découvertes
pour vous faire momentanément oublier les pires températures que l’hiver peut
nous faire subir, les temps froids et gris, mais aussi rendre vous journées ensoleillées encore plus lumineuses!
Avec cette capsule d’Une Note Vaut Mille Mots, on vous propose une brochette de musique instrumentale bien relevée, comme on les aime et la capsule commence comme suit:
Avec The Field, c’est le projet du
producteur de musique électronique suédois, Axel Willner, qui fait dans le
genre Techno-minimaliste, aux accents
Ambiants-exploratoires. Depuis ses
premiers enregistrements en 2005, The
Field a accumulé 3 albums sur l’étiquette Kompakt, pour devenir l’une de ses têtes d’affiches. C’est un
expert en succession de couches sonores qui forment des structures complexes et
denses, tout en étant hypnotiques et aériennes, avec des touches de claviers
rétros à la sauce New-Wave, un peu comme le font Nicolas Jaar, M83 et la
formation Walls, par exemple. Au
niveau de la polyrythmie et ses accents expérimentaux mais dansants, je pense à
Four Tet et Apparat, entre autres. The
Field a probablement conçu son œuvre la plus aboutie avec la sortie de Looping State of Mind en 2011, qui allie
tous les éléments de ce qu’il fait de mieux et les meilleurs trucs qu’il nous
cachait dans ses manches jusqu’ici, un très bon disque d’une série d’albums qui
ne donnent pourtant pas leurs places!
Holy
Other, un bel exemple de la Pop qui s’accapare des éléments Dubstep,
c’est particulièrement intéressant quand c’est réussi comme c’est le cas avec
cette formation anglaise, qu’on pourrait aussi qualifier de Witchouse, vu l’aspect déstabilisant et
l’ambiance mystérieuse qui émane de leurs univers sonore. Holy Other mélange l’euphorie de la musique House, mais avec une approche plus downtempo, des rythmes patraques du monde du Dubstep combinés à la sensualité du R&B. Bien peu de choses
peuvent être dites en lien avec le projet musical et puisque comme c’est
souvent le cas dans le style, on n’en dévoile pas trop, question de laisser
planer le mystère. Finalement, Holy
Other fait sur With U, leur premier maxi, un genre musical qui se rapproche des formations Esben & the Witch, Nedry et tous les dérivés du style
rétro-futuristes à la James Blake,
quelque chose d’un peu étrange tout en étant particulièrement accessible.
Avec le
pianiste et compositeur Italien Ludovico
Einaudi, qui fabrique des compositions Néo-Classiques
instrumentales souvent rehaussées par des arrangements pour quatuor à cordes.
Ses structures sont dérivées de l’école de pensée des minimalistes et sont tout
simplement sublimes avec une approche en toute sensibilité. Les pièces de
l’album Divenire, sa plus récente
création, ont juste assez d’audace pour ne jamais verser dans le kitsch,
contrairement à la majorité qui tombe dans le piège. Ludovico Einaudi joue toujours entre les textures toutes en relief
et les subtilité, son style est non sans me faire penser à Thomas Newman, Goldmund,
Max Richter et Olafur Arnalds. Ce dernier se retrouve d’ailleurs à être aisément
une autre de mes découvertes musicales les plus marquantes de l’année 2011, un
très bon cru.
PIÈCES ENTENDUES DANS CE BLOC MUSICAL
The Field - Arpeggiated Love (Looping
State of Mind)
Holy Other - Know Where (With U)
Ludovico Einaudi - Rose (Divenire)
BONNE ÉCOUTE!
Avec cette Capsule
sur la musique du 7e Art, nous vous présentons les 3 meilleures
trames sonores de l’année selon nos oreilles. Faut préciser que nous prenions
en considération que les œuvres originales d’un seul et même artiste et non les
bandes originales d’artistes variés. Voici pour votre bon plaisir et le nôtre,
la chronique sur la musique de film qui nous a le plus interpellée cette année. Avant
de commencer, je tiens à dire que cette courte liste n’était pas facile à
sélectionner, puisque les choix étaient nombreux et que peu étaient retenus,
mais tout de même, on y va de notre top 3.
En 3e position de ce mini
palmarès, on retrouve Trent Reznor &
Atticus Ross avec leur enregistrement épique pour le film The Girl With the Dragon Tattoo.
Visiblement inspirés, les 2 comparses ont créés plus de 3 heures de musique sur
3 disques, des atmosphères constamment entre le planant et l'angoissant, on
dirait que les pièces de la trame sonore reposent sur un mince fil de fer, tout
comme notre santé mentale en écoutant cette œuvre franchement prenante et un
peu dérangeante. Sur The Girl with The Dragon Tattoo, on entend des
sonorités expérimentales proche du Noise et de l'Ambiant,
avec des éléments Rock-industriel et une touche que l'on pourrait
aisément qualifier de type Drone. Surpris, pas vraiment, mais que
pouvait-on s'attendre d'autre de nos protagonistes, principaux concepteurs
derrière la sonorité de la formation Nine Inch Nails? Rien de mieux
pour ma part! Est-ce que c’était nécessaire de refaire une version américanisée
de de l'adaptation cinématographique suédoise déjà très efficace du premier
tome de la célèbre trilogie Millenium? Une chose est
certaine, The Girl with The Dragon Tattoo a bénéficié d'un
tout autre budget, ce qui ajoute au visuel et à l'ambiance générale surtout au
niveau de la trame sonore, mais est-ce que ça en fait un meilleur film pour
autant, ça, c'est un tout autre débat...
En
deuxième position, Jónsi qui a signé la trame sonore pour le
film We Bought a Zoo que j’estime être de loin supérieure que
les prémices du nouveau film de Cameron Crowe! Jon Por Birgisson, dit Jónsi de
son nom de scène, a confectionné plusieurs inédits pour les fins du film,
avec Boy Lilikoi tiré de son premier effort solo, une célèbre
pièce de Sigur Ros avec la très populaire Hoppípolla,
et une un peu plus obscure provenant de son premier maxi, Go Do,
qui viennent compléter l’album. We Bought a Zoo est l'une des
meilleures bandes originales pour un film familial depuis Where the Wild
Things Are, produite par Karen O, la chanteuse des Yeah Yeah
Yeahs. Certaines des compositions plus introspectives me font penser au
disque Riceboy Sleeps, effort conjoint avec son copain Alex Somers,
l’habitué réalisateur de la majorité des enregistrements de Sigur Ros et
membre invisible depuis toujours au sein de la formation islandaise. Jónsi chante
dans sa langue natale ou inventée, également dans la langue de Shakespeare pour
ce film américain, chose qu’il avait aussi fait pour Go,
son premier disque solo. Les nouvelles pièces sont ni plus ni moins la suite
logique de ce qu’il a créé à venir jusqu’à présent. Nécessairement, on ne
retrouve rien de tellement étonnant lorsqu’on connait le parcours de l’artiste
et son univers musical, mais une belle addition dans son registre déjà
impressionnant et de plus en plus étoffé. La bande originale pour We
Bought a Zoo est envoûtante au plus haut point, sans être
remplie de surprises, elle est bien ficelée et comporte son lot de compositions
qui retiennent l'attention et en font une belle addition au registre de Jónsi,
une autre excellente création typiquement islandaise finalement!
En
première position, c’est les Chemical
Brothers qui remportent la palme avec leurs compositions pour le film Hanna. Un peu comme la formation Daft Punk l’a
faite pour le film Tron, il s’agit ici de quelque chose de très
différent de leur registre habituel! Les Chemical Brothers ont
conçus des nappes sonores toutes en reliefs et en subtilités, beaucoup plus
angoissant et prenant que le travail auquel Tom Rowlands et
qu’Ed Simons nous ont habitués et c’est tant
mieux! Cette fois, les frères chimique ont joués
d’audace et ça leur va à merveille, je dirais même que c’est ce qu’ils ont fait
de plus poignant, à la fois relevé et planant, plus expérimental que jamais
auparavant. Au menu sur la bande originale d’Hanna, on retrouve des
pièces qui accompagnent à merveille et rehaussent d’autant plus les images du
film, telle est la mission d’une trame sonore réussie. Les Chemical Brothers ont visiblement pu se permettre de sortir de leur
zone de confort, en préservant la touche qui leur est propre, pour créer une
rupture avec leurs disques précédents et réussir à emmener une partie de leur
auditoire ailleurs, preuve d’une belle évolution et d’une grande ouverture créative
de leur part… Tout ça fait de la trame sonore d’Hanna 50 minutes de pur
bonheur!
PIÈCES ENTENDUES DANS CE BLOC MUSICAL
Trent Reznor & Atticus Ross - The Splinter (The Girl with The Dragon
Tattoo)
Jónsi - Ævin Endar (We Bought a Zoo)
Chemical Brothers - Interrogation/Lonesome Subway/Grimm's House (Hanna)
Pour cette capsule de Style Comme Genre, cette fois-ci, nous avons décidés de vous parler du style bien particulier relié à un endroit et une époque précise et qui revient avec l’explosion des styles musicaux qu’on connait depuis plus d’une décennie. On parle du style Krautrock, une expression utilisée dans le jargon du milieu musical pour identifier une vague Rock-progressive, Électro-expérimentale, aux accents psychédéliques avec des emprunts au Jazz et au style cabaret en provenance de l’Allemagne de l’Ouest. C’est un genre qui a fait surface à la fin des années ’60, popularisé principalement en Grande-Bretagne autour des années ’70 et un terme largement utilisé par John Peel, le légendaire animateur radio à la BBC. Les artistes les plus connus associés avec la scène de l’époque passent par Tangerine Dream, Kraftwerk, Popol Vuh, Can et Neu! Tous des groupes qui étaient en réaction à un genre de filtre musical imposé par le régime politique en place de l’époque et une période où les allemands étaient en recherche d’une identité culturelle qui leur est propre. Leurs créations ont influencés la sonorité de groupes réputés comme Tortoise, Stereolab, Wilco (surtout sur l’album Yankee Hotel Foxtrot) et Mouse On Mars, pour ne nommer que ceux-ci.
On débute cette capsule thématique avec
Brandt Brauer Frick Ensemble, c’est un trio axé autour de la rythmique, avec
des structures qui nous martèlent même parfois un peu les tympans. Au menu sur l'album Mr. Machine, des arrangements
complexes, avec un jeu distinctif qui me rappellent Igor Boxx (membre de la formation Skalpel) probablement pour l’aspect Krautrock, vues leurs influences et l’origine allemande de la
formation. Un bon coup d’audace de la part de l’étiquette germanique !K7, celle-là même qui est derrière la
série DJ Kicks, d’avoir signé ces
talentueux artistes, aussi inspirés que rafraichissant dans leur démarche
créative. C’est un bon exemple que le marché de la musique est ouvert face à
l’évolution des goûts du public et qu’ils sont prêts à prendre des risques dans
leur choix, ayant tout à gagner à agir ainsi, puisque les auditeurs démontrent
qu’ils sont réceptifs à de nouvelles sonorités.
Suivie par une
découverte de cette année, avec un album redistribué au Canada en 2011, mais
originalement paru en 2009, la formation Whitetree :
Un projet qui implique encore une fois Ludovico
Einaudi, le pianiste et compositeur Italien qui fait des bijoux Néo-Classiques instrumentaux que je vous
ai parlé à notre capsule d’Une Note Vaut Mille Mots un peu plus tôt. Cette
fois, il s’est entouré des frères Robert et Ronald Lippok, membres de la
formation To Rococo Rot. Ensemble,
ils flirtent entre l’Acid-Jazz, la
musique Classique contemporaine, le Rock-exploratoire,
le tout avec des nappes sonores électroniques de type Ambiant et Techno-minimaliste.
Sur l’album Cloudland, des élans très
prenants entres plusieurs autres moments beaucoup plus en finesses sont au
menu, ce qui fait de l’enregistrement un kaléidoscope émotionnel étonnant!
SØLYST termine cette capsule, c'est le projet solo de
l’allemand Thomas Klein, batteur pour la formation qui allie des éléments de différents styles comme le Post-Rock, Électro-ambiant, Jazz-expérimental, Kreidler,
qui mélange habilement sons analogiques et synthétiques sur son premier album
homonyme. On pourrait facilement étiqueter le genre IDM ou Post-Rock pour
décrire le genre musical, mais ça ne serait pas vraiment rendre justice à la
complexité des compositions et leurs juxtapositions de sons. Les structures ont
une bonne part d’exploration sonore, tout en ayant un côté Ambiant prononcé
et des répétitions accrocheuses et un choix d’instrumentation qui interpelle et
se démarque. Quelque chose de tribal se dégage de certaines pièces, je dirais
même que c’est le fil conducteur de l’enregistrement de SØLYST, de
sorte qu’on entre pratiquement en transe dès les premières mesures de l’album!
De lentes progressions en intensités sont le mot d’ordre pratiquement dans
chaque pièce du disque de SØLYST, qui fait en sorte que notre
écoute est stimulante et pratiquement différente à chaque fois, grâce à la
polyrythmie irrégulière et du traitement sonore employé. On pense à Caribou ou Four Tet en
termes d’artistes qui font une musique comparable et à Unkle et To
Rococo Rot (formation avec laquelle il partage son bassiste) pour le volet
plus Rock qui ajoute le mordant à son premier disque très
inspiré.
PIÈCES ENTENDUES DANS CE BLOC MUSICAL
Brandt Brauer Frick Ensemble - Teufelsleitere (Mr. Machine)
Whitetree - Tangerine (Cloudland)
SØLYST - Malstrøm (SØLYST)
Pour notre Autopsie
de CD ce mois-ci, on vous vous fait découvrir un disque d’un artiste en
vous diffusant un trio de pièces d'un artiste qui fait une musique planante et de l'Art visuel sous un autre pseudonyme.
On vous parle de Tycho, qui est le projet musical d'un producteur de San Francisco nommé Scott Hansen, qui fait un type d’électronique-Ambiant comparable à Boards of Canada, Bibio, Dextro et des touches de claviers qui me font penser au duo français Air. Depuis ses débuts, il n’a pas arrêté de surprendre avec des parutions soigneusement travaillés, l’artiste peut prendre son temps, mais l’attente en a toujours valu la peine! Le maxi The Science of Patterns, son premier jet dans le monde musical en 2002 a été remarqué par les médias indépendants, mais c’est surtout avec la parution du disque Past Is Prologue en 2006, porté par l’attention gagnée par Sunrise Projector, le premier album complet de Tycho en 2004 que les choses ont commencées à bouger pour l’artiste.
En 2007, il signe sur l’étiquette GhostlyInternational et fait paraitre régulièrement
des singles en travaillant sa sonorité, jusqu’à la sortie de Dive, son plus récent opus, paru au
mois d’octobre 2011. Il faut aussi mentionner que l’artiste a une double vie,
puisqu’en plus de créer des magnifiques morceaux musicaux, il est aussi un
artiste visuel et conçoit ses œuvres sous le nom ISO50 avec son propre
blog, où il nous propose ses concepts sur t-shirts et des imprimés, ses goûts
musicaux, ses expériences créatives du moment, le tout toujours très stylisé et
d’une manière professionnelle, à l’image de sa démarche musicale. En gros, sur
l’album Dive, Tycho fait une musique entre l’IDM et le Post-Rock, avec des sonorités vaporeuses, un son de guitare éthérée, des structures
toutes en relief aux répétitions hypnotiques, toutes en harmonie et remplies de
belles mélodies.
PIÈCES ENTENDUES DANS CE BLOC MUSICAL
A Walk
Hours
Adrift
À surveiller, notre entrevue avec Mathieu Roy, réalisateur du documentaire Survivre au Progrès, dès le 20 février via lesfreresduson.com. Une entrevue captivante disponible dans son intégralité en version audio et en version légèrement écourtée pour notre entretien vidéo, c'est à ne pas manquer!
Commentaires